viernes, 31 de diciembre de 2010

La galería de arte Carlos Bermúdez abre sus puertas

Tras una larga espera desde que la galería de arte Carlos Bermúdez ofreciera su última exposición en junio de 2010, de la mano de la artista Cristina Ybarra, ahora ha vuelto a acoger las obras de los artistas contemporáneos y lo hace con Eugenio de la Cruz.
La galería estrena su temporada con una muestra colorida de bodegones y paisajes urbanos imbuidos en el lenguaje modernista.

Hoy día las galerías de arte se enfrentan a una dura competencia no ya sólo por la calidad de los artitas que bañan las salas de arte, sino por la dura crisis que está acuciando que la sociedad no invierta en arte en estos tiempos. Pero no hay que dejar de ser optimistas y por supuesto, no se puede abandonar el mundo del arte ya que se trata de un ámbito que construye y alimenta no sólo la cultura popular sino la cultura del alma.

También es cierto que ahora los grandes mecenas son los que se aprovechan de esta decadencia económica de las piezas de arte para conseguir obras de gran calidad a un precio muy asequible.

Las galerías de arte representan en este sentido, la casa en la que se albergan y se descubren artistas ocultos antes para la sociedad. Asimismo, los directores de las galerías tienen un papel fundamental en la elección de sus exposiciones y de los candidatos a brindar su obra a los espectadores y posibles compradores.

El pintor anónimo

Juan Manuel Ayala no acostumbra a firmar sus obras pero la rúbrica no es necesaria para identificar su estilo, sus texturas y el conjunto de su obra.





En la plaza de San Rafael se encuentra emplazado el taller de uno de los pintores cordobeses más entrañables y que se mantiene en la más absoluta intimidad y austeridad. Y es que Córdoba ha dado como fruto de su cultura y de su riqueza patrimonial, grandes artistas que se sientan a pintar en medio de la soledad, las pintorescas calles de la ciudad y sus personajes cotidianos.

Lejos de la fama ansiada por muchos de los artistas de nuestro tiempo, Juan Manuel Ayala cultiva su arte no para la admiración de la humanidad sino como desarrollo de su espiritualidad y de su persona.

Un artista no es un artesano pero del mismo modo, no sólo se realiza como tal magnificando su obra, sino también, prestando sus dotes artísticos para realizar encargos que requieren de su maestría.

En este caso, es sólo un grupo reducido de familiares y amigos los afortunados con los que comparte su vida y el don más preciado que tiene, la pintura. Y en ocasiones realiza trabajos de restauración como la intervención pictórica en el palio del popular Cristo cordobés, el Rescatado, el cuál gracias a su colaboración pudo lucir sus colores originales durante la Semana Santa 2010.

La obra de Ayala es muy rica, en ella podemos encontrar pinturas sobre tabla con tintes flamencos como los retratos al estilo de los hermanos Van Eyck, o las representaciones de la Madonna de expresiones renacentistas que recuerdan a La Virgen de las Rocas de Leonardo Da Vinci.

miércoles, 29 de diciembre de 2010

El pensamiento en la boca

Este es el título de la exposición que se encuentra abierta en la sala Vimcorsa, desde el día 19 de noviembre hasta el 9 de enero, y cuyo tema principal es la cocina. Los visitantes se encontrarán con un espacio lleno de obras sugerentes y en las que los colores y las formas enmascaran todo un mundo de erotismo y surrealismo.



A lo largo de la galería podrán sumergirse en los lienzos de paisajes conceptuales y podrán observar algunos retratos de estilo cubista. Sin embargo, su asombro no descansará al pasar la habitación central en la que un juego de luces y sonidos recrearán los ambientes cotidianos en los que los artistas han confeccionado sus obras. Unas obras de lo más cotidiano y doméstico, pero con una imaginación sin fronteras que permite al espectador la interactuación con la obra y la penetración en los ambientes sociales para los que están concebidas dichas obras.

El último pasillo conduce al espectador a través de un regusto a pan caliente, y si van entenderán el por qué de esta expresión, a un ambiente artístico modernista y costumbrista basado a su vez en la comunicación.

Algunos de los artistas que han colaborado son: Chema Alvargonzález, José María Baez, José María Bermejo, Escuela de Arte de Jerez y Escuela de Arte de Sevilla, Antonio Hito, José Jiménez, Jesús Palomino e Ignacio Tovar entre otros muchos.

lunes, 27 de diciembre de 2010

Una iniciativa pionera para salvar el arte

68 artistas donaron sus obras para la subasta celebrada en el Palacio Episcopal, y cuyo objetivo era la recaudación de fondos destinados a restaurar las piezas del museo diocesano.



La subasta celebrada en el día 11 de diciembre el Palacio Episcopal estuvo dirigida por Rafael González, periodista de la cadena COPE, y María José Muñoz, directora del Museo Diocesano.

Comenzó a las 19:00 h. con los nervios iniciales que se apaciguaron cuando se animó el primer postor de la sala con la obra de Eduardo Aparicio, Ribera del Guadalquivir. Si bien, la directora del museo reconoció que estamos ante unos tiempos muy difíciles para el arte y que esta subasta había sido posible gracias a la colaboración incondicional de los 68 autores que habían donado sus obras.

El acto contó con la presencia de más de 300 personas entre las que se encontraban distinguidos artistas expectantes ante la exposición de sus obras. En la presentación del tema de la subasta “Arte para el arte”, cuya ilustración responde a una de las cinco tablas del S. XIV, denominadas el Políptico de la leche, Muñoz hizo hincapié en el gran patrimonio artístico que posee el museo diocesano y explicó la necesidad urgente de restauración que requieren más de 25 obras.

El sistema de puja, por el que cualquier asistente podría ser postor, consistió en alzar la mano por la obra deseada. Las pujas incrementaron el precio a 10 euros en obras cuyo valor era inferior a 1000 euros, y de 50 euros para las obras superiores a este precio.

Participaron artistas de reconocido prestigio como José Manuel Belmonte, que donó la obra Posible Desequilibrio valorada en 2.500 euros; Antonio Castilla que presentó su Paisaje con un precio de salida de 900 euros; y Marco Augusto Dueñas quien dotó a la colección de dos esculturas el Ángel de la Anunciación y el Sagrado Corazón de Jesús que fue vendido por 2000 euros.

En total se recaudaron unos 16.000 euros con la adquisición de unas 30 obras durante la subasta, todo un desafío que se ha superado hasta alcanzar los 20.800 euros tras el dilatado tiempo de compra mientras ha permanecido abierta la exposición.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Aurelio Teno muestra su obra pictórica y de joyería

La Fundación Cajasur acoge desde el día 12 de noviembre hasta el 15 de diciembre la exposición de la obra pictórica y de joyería del artista cordobés, Aurelio Teno que se encadenará a una próxima sobre sus esculturas más emblemáticas.

A sus 83 años de edad, el escultor de las Minas del Soldado, ubicadas en el término municipal de Villanueva de Córdoba,  no escatima esfuerzos para dar a conocer al público una muestra de sus cuadros que desenmascara su espíritu interior internacionalista. Influenciado por los expresionistas sus representaciones sobre los monjes recuerdan a las pinturas negras de Goya. Y cercano a la abstracción, se pueden observar paisajes y retratos abiertos a la imaginación del espectador.

El autor premiado con el Óscar de las joyas en Nueva York, en 1966, y el gran premio Diamonds Internacional Award, en 1967, máximo galardón en el mundo de la joyería, ofrece una pequeña muestra de sus piezas de collares y broches fabricados en oro y piedras preciosas.





sábado, 20 de noviembre de 2010

Miguel Gómez Losada, el paisajista de la lírica

Este artista cordobés, de 43 años, comenzó su andadura en el mundo del arte tras obtener la licenciatura en Bellas Artes con especialidad en pintura, por la Universidad de Sevilla, en 1992. Desde entonces, ha destacado notablemente con unas exposiciones pictóricas repletas de murales paisajísticos llenos de sensualidad.

Con un estilo que plasma la realidad desde un punto de vista onírico e incluso surrealista, Lozano hace vibrar la sensibilidad de los espectadores haciéndolos viajar a un mundo donde la imaginación goza de plena de libertad y los niños he hacen coprotagonistas de sus obras. Prueba de ello, son los murales que los menores han pintado junto a él en el taller de creación pictórica, “La isla hundida”, dirigido por el artista.

No sólo los lienzos son el material soporte de sus obras, sino también la carretera, las paredes y otros espacios callejeros que permiten acercar sus creaciones al público. De este modo, encontramos algunas exposiciones como “El jardín de la inocencia”, que tiene como escenario el Palacio de Orive.

Os invito a conocer de fondo a este singular artista cordobés mediante esta entrevista realizada por Arteria en 2002.



http://gomezlosada.blogspot.com/

viernes, 19 de noviembre de 2010

“El arte para mí es un modo de vida, una necesidad pero también un placer”

Entrevista a Francisco Gracia Pérez de Algaba



Fran es uno de los artistas noveles con mayor creatividad de Córdoba. Tiene 24 años y es licenciado en Bellas Artes con la especialidad en Restauración. Su estilo no puede encasillarse ya que ha aprendido lo mejor, tanto de los autores clásicos como Rubens, cuyas figuras vigorosas y encarnecidas muestran una belleza más allá de los cánones establecidos en nuestra época, hasta los hermosos paisajes impresionistas de Monet, o el realismo mágico de Sorolla que transmite dulzura en las fotografías cotidianas de la realidad.

P. ¿Cuándo comenzó tu pasión por el arte?

R. Pues la verdad no sé exactamente decir cuando, pero sí que desde muy pequeño me ha llamado la atención el arte, sobre todo la pintura.
            A mi padre siempre le ha gustado mucho el arte y recuerdo que tenía un libro del Bosco con el que me encantaba pasar el rato mirando esos extraños cuadros aunque con esa edad no los comprendía pero me fascinaban.
 Yo creo que desde siempre he tenido pasión por el arte, es algo que llevas ahí dentro y que es necesario explotarlo.
 
P. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de Bellas Artes?

R. Pues yo nunca había pensado estudiar Bellas Artes, yo quería ser biólogo marino por los documentales de Jacques Cousteau, también me llamaba mucho la atención la historia, pero me decidí por Bellas Artes porque era lo que de verdad buscaba. Quería ser pintor y veía necesaria una formación académica.
 
P. ¿Crees que es necesaria la formación del artista en la facultad o el hecho de estudiar en una facultad o en otra te determina a la hora de desarrollar tu profesión?

R. A lo mejor estudiar en una facultad no lo veo necesario, pero formarse es muy importante. Yo empecé la carrera en Cuenca y allí el arte que se enseña es muy contemporáneo y eso me abrió los ojos hacia un mundo que desconocía, pero nunca hay que olvidar el arte anterior al del siglo XX. El problema es que en las facultades sólo enseñan hasta el Barroco o por el contrario, hay otras en las que parece que sólo existe el arte de las vanguardias en delante. El arte es una evolución de lo anterior y por eso, es bueno tener una formación y comprender el por qué hay ese estilo de arte en esa época y en ese lugar. Hay que saber para juzgar y para poder dar tu opinión. De ahí que, estudiar en una facultad determinada dé igual, uno aprende lo que quiere aprender, si quieres saber lo justo, pues te ceñirás a lo que te enseñan, si quieres aprender más, hay que leer y ver que se está haciendo hoy en día o qué se ha hecho hasta entonces.
           
P. ¿Crees que hoy en día todavía pueden existir maestros autodidactas o siempre tienen detrás un referente?

R. No creo que existan los autodidactas, siempre tienen detrás a alguien. Quien se defina autodidacta se referirá a que no ha estudiado en una Universidad determinada o que no le ha enseñado nadie, pero sinceramente creo que a esa persona le gusta un estilo y unos artistas determinados, por lo cual ya está aprendiendo de unos maestros.

P. ¿Cuál ha sido tu experiencia una vez que has sido licenciado? ¿Cómo te has encontrado la situación en el mundo laboral?

R. Hay que seguir aprendiendo y trabajando. Este es un mundo que no tiene fin, nunca se puede decir ya he llegado a lo que buscaba, o ya lo he aprendido todo. Ésto es una ventaja o una desventaja.
A la hora de sumergirse en el mundo laboral, en mi caso, no tiene que ver exactamente con la creación artística, para ello no hay muchas opciones, no puedes vivir directamente del arte, por lo que hay que buscar otro tipo de trabajo. En mi caso, lo intento por el mundo de la conservación y la restauración, y a la vez pinto.

P. ¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta un artista que se inicia en este mundo?

R. El no tener nombre. No eres nadie, nadie apuesta por ti y hay que empezar de cero con muchas dificultades.

P. ¿Te has presentado a algún concurso?

R.  Sí. Es un modo de empezar a adentrarse en este mundo. Es bastante difícil porque como dije antes no tienes nombre. Si una entidad hace un concurso y se va a gastar 15.000 euros por ejemplo, en adquirir obras, se los va a gastar seguramente en algún artista que esté revalorizado y no en un “artistilla” sin renombre.

P. ¿Cuáles son las cualidades que destacarías de tu estilo pictórico? ¿Y los defectos?

R. No sé muy bien, yo baso mi obra en el color más que en la forma, aunque soy bastante figurativo. Creo que hago cuadros para ser observados, para degustarlos y sentarse un rato delante de ellos. Pienso que una obra de arte debe trasmitir algo.
Los defectos, bastantes. No me considero un gran artista y empiezo muchos cuadros que me cansan y no los termino.

P. Es un tópico el carácter independiente y bohemio que tiene el artista ¿Te identificas con este personaje?

R. Me gusta mucho esa idea sobre el artista, aunque no creo que sea así. Sólo hay que ver a Warhol y se rompe con todo eso.
Bohemio… puede que sea algo, no sé, creo que es un tópico que no siempre se da como tal. Además, se ha tergiversado el concepto de esa palabra.
  
P. ¿Qué le hace falta a una persona para llegar a ser un gran artista?

R. Eso viene de fábrica con la persona. No creo que se pueda aprender. Puedes ser un gran artesano y dibujar o pintar muy bien, pero ser artista se podría considerar un don.

P. ¿Cuáles han sido tus artistas modelo, de los que has bebido tu forma y estilo?

            Modigliani, Monet, Rothko… son los más significativos para mí. De todas maneras, suelo aprender mucho de otros artistas que no son tan importantes. De todos se aprende algo.

P. ¿Cuál es tu obra favorita?

R. “Desnudo femenino acostado” de Amadeo Modigliani. Si tuviese que definir que es el arte, lo señalaría.

P. ¿Si tuvieras que destacar una obra como trascendental en la historia de arte cuál elegirías?

R.  Cualquiera de Goya.

P. ¿Qué ha significado para ti el arte?

R. El arte para mí es un modo de vida. Hay veces que pinto por placer y otras que incluso podría decir que lo hago por necesidad.

P. ¿Cómo ves el futuro del arte, en qué medida está avanzando o está ya todo inventado? ¿Ha quedado estancada la creación y la imaginación de los artistas?

R. No creo que esté todo inventado. La creación no ha quedado estancada, sino el mercado. Se hace lo que se vende y hoy en día sabemos lo que se vende.

P. ¿Te gustaría dedicarte toda tu vida al arte, como vocación, placer o como simple profesión?

R. Como vocación, que también se puede mezclar con el placer.




sábado, 6 de noviembre de 2010

Centro de Arte Pepe Espaliú

El arte conceptual impulsa al artista para concienciar a la opinión pública sobre la enfermedad del sida.



Córdoba es la tierra de grandes artistas que han sembrado su historia, su cultura y su belleza.
Bajando por la calle Blanco Belmonte encontramos una calle estrecha a la izquierda, llamada Rey Heredia. Una calle con encanto cuyos balcones horadados de flores ya no son los únicos que decoran las blancas paredes de sus casas. Ahora, el nuevo protagonista es la escultura del autor Pepe Espaliú, el carrying (silla de mano) que se encuentra enclavado en la parte superior de la calle, mostrándose como un espectador atento ante el público que viene a visitar la casa del artista, el Centro de Arte Pepe Espaliú. Esta obra es de color oscuro al igual que la vida de su autor y sirve de precedente a la muestra artística que va a desentrañar los sentimientos más profundos de Espaliú, un hombre que abrió las puertas del arte contemporáneo en los años ochenta, a través de novedosas formas y texturas.

El Centro Pepe Espaliú se inauguró el día 28 de octubre, tras una larga espera desde que comenzó el proyecto como sala de exposiciones y el Ayuntamiento lo modificó hace un año, con el fin de convertir la casa museo en un Centro de Documentación de Arte y Arquitectura. Además servirá como escenario de otras actividades organizadas por Vimcorsa, sede de la empresa municipal de vivienda y con el que se comunica por un patio interior.

El centro recoge una muestra en orden cronológico, siguiendo la trayectoria del artista. Alberga un total de 32 obras (12 pinturas, 9 dibujos y 11 esculturas), así como 11 libretas de apuntes y bocetos, procedentes de la colección de la familia. José González Espaliú, padre del artista, ha sido una pieza fundamental para llevar a cabo este proyecto ya que vendió por sólo 240.000 euros al Ayuntamiento, en 2008, gran parte de la obra antes de su muerte por la enfermedad del sida en 1993.

Entre las obras no falta la iconografía que lo identifica, sus carrying, además de otros perfomances como las muletas que simbolizan su lucha contra la enfermedad del sida, su compromiso de acompañar a otros enfermos en el sufrimiento y hacer frente a los prejuicios de la sociedad. Así, lo evidencian las reproducciones hemerográficas de El País y El Mundo en las primeras décadas de los noventa.

A continuación podéis deleitaros con este reportaje fotográfico:







domingo, 31 de octubre de 2010

Editorial

La Galería pretende abrir una ventana al mundo del arte cordobés ofreciendo a sus espectadores información sobre artistas de renombre, nuevas exposiciones de interés y muestras de las obras de arte de los autores noveles que se inician en este apasionante ámbito en la actualidad.

Los lectores podrán imbuirse en un espectáculo de color, a través de las imágenes y encontrarán noticias, reportajes y entrevistas mediante las que tendrán la posibilidad de profundizar en distintos aspectos de la historia del arte contemporáneo de Córdoba y de sus protagonistas.

Me gustaría que este fuera un espacio de referencia que contribuyera a cultivar y a difundir la riqueza y el patrimonio artístico de esta localidad. Así, haciendo uso de los nuevos medios de comunicación que hoy están al alcance de toda la sociedad, me gustaría dar a conocer la belleza de las obras de los grandes artistas cordobeses  e impulsar a aquellos que se aventuran en este ámbito y cuyo talento se presenta ante los espectadores como un diamante en bruto. Un enigma que vamos a poder ir descubriendo a través del estudio y de las corrientes de las que han ido bebiendo para ir acrecentando su talento.

Para ello, mi compromiso es ofrecer una información lo más pura posible y abrir un abanico de posibilidades informativas a través de los distintos géneros periodísticos que me permitan, teniendo como referente siempre la imparcialidad y la veracidad, ofrecer a los lectores un servicio que fomente la cultura de mi ciudad.


                                                                           "Maternidad" Juan Cantabrana

A propósito de los principios éticos en los que pretendo basar mis informaciones, adjunto el siguiente enlace como referente propio y vinculado a todos los futuros profesionales de la actividad periodística.

Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística